Blog de música para melómanos. Buscar música Rock, Post Rock, Indie, Alternativo, Punk, Garage, Electrónica, Blues, Jazz, Hip Hop, Dub…los Clásicos y las Novedades. Recomendaciones, opiniones y actualidad musical | No Creas Todo Lo Que Escuchas! +6000 títulos
BLOG DE MUSICA ▶️ BUSCAR TU MÚSICA Y ARTISTA-GRUPO ▶️ SEARCH YOUR MUSIC AND ARTIST-BAND
Recomiendo a los lectores un buen álbum de rock n roll (de
la vieja escuela). La banda es THE RACONTEURS y el álbum es "Consolers of
the Lonely".
¿Quiénes son la banda The Raconteurs?
Una banda de rock estadounidense de Detroit, Michigan,
formada en 2005. La banda está formada por Jack White (sí, White Stripes: voz,
guitarra), Brendan Benson (voz, guitarra), Jack Lawrence (bajo) y Patrick
Keeler (batería). Lawrence y Keeler eran originalmente miembros de "The
Greenhornes", mientras que White y Lawrence se convirtieron más tarde en
miembros de "The Dead Weather".
La banda ha lanzado tres discos hasta la fecha, y es con su
segundo "Consolers of the Lonely" con el que quiero llamar vuestra
atención.
ALBUM: Consolers of the Lonely
El segundo álbum de estudio de la banda de rock
estadounidense "The Raconteurs". Fue lanzado el 25 de marzo de 2008.
La banda no realizó ninguna promoción antes del lanzamiento del álbum y su
existencia sólo se confirmó una semana antes.
Se trata de una mezcla de blues bizarro, rock progresivo
rústico, pop fracturado y guitarras contundentes; prueba de que "The
Raconteurs" son más que un grupo de power pop y una verdadera banda de
rock & roll. El alma y la pasión de la banda se sienten con el muro de
sonido de energía impenetrable que los rodea. Detrás de las sesiones se
encuentra una composición realmente rápida y productiva entre los cantantes
principales de la banda, Brendan Benson y Jack White.
Encontrará "óperas westerns" de tipo melodramático como
"The Switch and the Spur" o números con ingeniosos trucos de estudio
que hacen de esta la mayor producción relacionada con Jack White hasta el
momento. Las mezclas son realmente buenas. Todo fluye como si la música tuviera
vida propia, con un toque de garage. El sonido de la guitarra, esa guitarra...
potente.
El álbum realmente se pone en marcha con un ritmo country en "Old Enough" y después de eso, hay una serie de momentos notables:
"The Switch and the Spur", "Hold Up", que ruge como los
Stones de los 70 en su forma más sórdida; los arrasadores temas "Cinco contra
Cinco"; la espléndida versión de Terry Reid que encuentra su heredero en
"These Stones Will Shout" y, finalmente, la balada final de
"Carolina Drama".
Estas melodías añaden un peso considerable al disco, y estas
canciones convierten a "Consolers of the Lonely" en un álbum
desequilibrado y cargado de fondo que es muy sólido y más rico en contenido y
contexto.
En resumen, "Consolers of the Lonely" es un álbum
destacado en la discografía de The Raconteurs, que resalta la capacidad de la
banda para combinar diferentes estilos. Una música imprescindible para los fans
del indie rock y la música con toques de blues.
Disco recomendado
Puro Rock'N'Roll, rock duro de los 70 con riffs de guitarra
demenciales. Un álbum recomendado lleno de canciones divertidas y trepidantes.
Si buscas rock de raíces sólidas y valientes que suene más o menos sacado de
1976, no busques más. Dicho de otra manera, si te gusta cualquier forma de
blues rock, busca este álbum.
Video del
tema "Consoler of the Lonely" (LIVE Later with Jools Holland):
Tracklist:
1."Consoler of the Lonely"3:26 2."Salute Your Solution"3:00 3."You Don't Understand Me"4:53 4."Old Enough"3:58 5."The Switch and the Spur"4:24 6."Hold Up"3:27 7."Top Yourself"4:26 8."Many Shades of Black"4:25 9."Five on the Five"3:33 10."Attention"3:40 11."Pull This Blanket Off"1:59 12."Rich Kid Blues"4:34 13."These Stones Will Shout"3:54 14."Carolina Drama"5:55
The Raconteurs (músicos):
Jack White - voz, guitarra, estilófono, piano, órgano
Patrick Keeler - batería, percusión
Brendan Benson - voz, guitarra, órgano, piano
Jack LJ Lawrence - bajo, banjo, coros
Músicos adicionales:
Dean
Fertita – clarinete
Dirk Powell
– cuerdas
The Memphis
Horns
Flory Dory
Girls - coros
Frozen 140
Swanson (David Swanson de "Whirlwind Heat")
Producción:
Jack White–
producción, mezcla, arreglos de trompeta Brendan Benson - producción, arreglos de trompeta The Raconteurs - arreglos de canciones Wayne Jackson - arreglos de trompeta
Soy fan de la banda estadounidense de post-rock "Red Sparowes" y quiero llamar la atención a los lectores de este blog de
música sobre una de sus integrantes, Emma Ruth Rundle. Tiene una impresionante
carrera en solitario y algunos discos geniales. Uno de ellos es "On Dark
Horse", un gran trabajo oscuro y atmosférico que quiero recomendarte.
Tiene una sensación de desierto nocturno, que resalta la voz única de Rundle y
una excelente música.
¿Quién es "Emma Ruth Rundle"?
Emma Ruth Rundle es una cantautora, guitarrista y artista
visual estadounidense que vive en Portland, Oregon. Anteriormente miembro de
"Nocturnes" y "Marriages", ha lanzado cinco álbumes en
solitario y es miembro de la banda de post rock "Red Sparowes".
ALBUM: On Dark Horses
El cuarto álbum de estudio en solitario de la cantautora
estadounidense Emma Ruth Rundle. Fue publicado el 14 de septiembre de 2018. La
producción está cargo de Kevin Ratterman.
Es un álbum pesado, inquietante y bellamente elaborado. La
capacidad de Emma para transmitir emociones, tanto en su música como en su voz,
es realmente distintiva y única. Este disco no pierde el tiempo haciéndote
saber que este es un viaje algo oscuro. Tomemos el ejemplo de la canción
"Control", que tiene un estribillo que suena como un estallido, y
"Light Song", que casi alcanza un sonido post-metal. Dicho esto,
serás llevado mentalmente a territorios que cuentan con bandas como "A Perfect Circle", "Tool", "Red Sparowes" y, en la
composición de canciones, a "PJ Harvey" y "Fiona Apple".
Pero no me malinterpretes, Emma Ruth Rundle es única.
El disco es la continuación de "Marked for Death"
de 2016, y en "On Dark Horses" continúa luchando con una aparente
oscuridad interior. La mezcla de Rundle de post-rock arremolinado y
metal-gótico doom se siente íntima, incluso cuando se elevan los decibeles.
Pienso que Rundle logra dicha atmósfera oscura, y lo llena
de matices y detalles sutiles, como los tambores pesados que dan sensación de
tristeza, o su voz que parece temblar pese a la esperanza que transmite. Una
voz que es capaz de contrastar sentimientos con mucha soltura: tristeza,
ansiedad, arrepentimiento, deseo o comodidad son interpretados cuando se
requiere.
La melodía reina en este álbum y suena entre cada línea de
guitarra: Rundle y su socio Evan Patterson intercambian la elegancia de las
seis cuerdas muy bien. La voz de Emma Ruth Rundle, que sube y baja con ondas de
sonido, es una herramienta eficaz para transmitir emociones, que cuando se
concentra, casi todo lo demás se queda en el camino, como es el caso de las
canciones "Fever Dreams" y la brillante "Darkhouse".
En resumen, disfruto la guitarra de "dream" llena
de reverberación, que, en combinación con la voz silenciosa, de alguna manera
conspiran para hacer que "On Dark Horses" se sienta a la vez íntimo y
cinematográficamente grandioso en escala. Es cálido, borroso, quebradizo y por
momentos realmente hermoso.
Disco recomendado
Es pesado pero también soñador. Emma Ruth Rundle interpreta
ocho canciones de diferente poder, llenas de atmósferas. Excelente música y
voz. Sonido denso de rock que evoca imágenes de conducir por el desierto de
noche.
Video del
tema "Darkhouse":
Tracklist:
1."Fever Dreams"4:49 2."Control"4:10 3."Darkhorse"6:12 4."Races"5:34 5."Dead Set Eyes"4:58 6."Light Song"5:50 7."Apathy on the Indiana
Border"4:46 8."You Don't Have to Cry"5:44
Músicos:
Emma Ruth Rundle: letras, voz, guitarras, flauta, percusión.
Evan Patterson - voz, guitarra, piano,
Todd Cook - bajo,
Dylan Naydon - batería, percusión,
Kevin Ratterman – mezcla, masterización, productor
La música alternativa del Reino Unido está repleta de nuevos
talentos (Dry Cleaning, Squid, IDLES y Black Country, New Road son algunos
ejemplos) ahora otro más con la siguiente incorporación. Un colectivo
talentoso que se hace llamar "ENGLISH TEACHER" se sitúa ligeramente
por delante de la mayoría. Su disco debut, "This Could Be Texas",
tiene una química sincera que marca un trabajo impresionante y potente.
Su intensidad, inspirada en la dificultad que es la vida,
complementada con rayos de desamor y algo de calidez, hace que "This Must
Be Texas" sea una pieza edificante y torturada que aprovecha al máximo su
sentimiento autobiográfico.
Me he sentido desconcertado y sorprendido con este álbum y
deseo recomendarlo a los melómanos lectores de este blog de música.
¿Quiénes son la banda "English Teacher"?
Grupo británico relativamente nuevo de la ciudad de
Leeds, que se formó en el año 2020. Están formados por la vocalista Lily
Fontaine, el guitarrista Lewis Whiting, el baterista Douglas Frost y el bajista
Nicholas Eden. Han lanzado su primer disco de estudio "This Could Be
Texas".
ALBUM: This Could Be Texas
El estudio debut del grupo británico "English
Teacher", publicado el 12 de abril de 2024. Es producido por Marta Salogni
(aquí hay algunos nombres con los que Salogni ha trabajado: Björk, Depeche
Mode, Romy, Groove Armada, Animal Collective, Black Midi, Bar Italia, Daniel
Avery...por mencionar algunos).
Esta oferta discográfica combina indie-prog, rock, folk
electrónica y post-punk en un sonido expansivo. Para mí hay algunas influencias
claras del post-punk, "Black Country, New Road" y
"Radiohead", pero mencionar algunas.
Lily Fontaine destaca con letras inspiradas y contundentes.
Como destaca la canción "The World 's Biggest Paving Slab" con su condena
a quienes caminan entre las personas. Pero este corte tiene una de mis únicas
críticas, el porqué del peculiar uso del autotune. Una pequeña mancha en una
gran canción y sobre el álbum. Quizás la productora Salogni tenía que haber
estado más atenta.
No obstante, los puntos fuertes son las canciones "R
& B" y "Nearly Daffodils" que muestran lo mejor de esta
banda. Si bien "R & B" puede ser una de las canciones que suenan
más convencionales en un sentido musical, es la canción donde la personalidad
de Fontaine más sale a la luz con letras cortantes y un crescendo que
impresiona. Mientras que "Nearly Daffodils" utiliza letras
inteligentes y poéticas para contar una cola agridulce de potencial no
realizado, todo ello vestido con una melodía e instrumentación original.
Video del tema "Nearly
Daffodils" Live WFUV):
Como la mayoría de las otras bandas recientes del post-punk,
"English Teacher" captura una dualidad de sentimientos muy moderna;
alternando entre furia y resignación. En un momento están cantando sobre un
retrato devastador de la austeridad británica en “Broken Biscuits”, y al
siguiente, la cantante Lily Fontaine confiesa su falta de rumbo en “Mastermind
Specialism”. Pero la banda también es valiente y no tiene miedo de mostrar sus
opiniones y, lo más importante, su música. Fontaine, cuyas letras se basan en
su experiencia de crecer como una joven de color en la Gran Bretaña
conservadora, demuestra una apreciación de lo personal como político e imbuye a
su música de una clara amabilidad. Si bien, hay un gran despliegue de
referencias culturales de la banda, desde "Doctor Who" hasta el actor
"Lee Ingleby" y las "Pendle Witches", que se lee como un
intento adicional de establecer una identidad, esta vez a través de
comparaciones y obsesiones familiares con las que los jóvenes (público) pueden
identificarse.
Los demás miembros están igual de bien. Los instrumentos
complementan la letra a la perfección, con toques de guitarras tintineantes de
estilo "The Smith" en "I'm Not Crying, You're Crying" y un
piano que suena como "Radiohead" en el número de apertura
"Albatross". De hecho, los instrumentos de todo el álbum son una agradable
escucha melódica en los oídos.
En resumen, "This Could Be Texas" es una tarjeta
de presentación impresionante de "English Teacher". El dinamismo que
se ofrece es atractivo y está impulsado por la indecisión existencial, las
relaciones fallidas y las narrativas de impotencia. Cuándo "English
Teacher" alcanza su máxima velocidad, este es un álbum debut muy especial.
Disco recomendado
Gran álbum, aunque de ninguna manera revolucionario,
"This Could Be Texas" no está exento de defectos, pero es un debut
emocionante y prometedor para una nueva banda enérgica que merece toda nuestra
atención. No espero más que grandes cosas de ellos en el futuro.
Por ahora, este álbum me parece uno de los mejores de este
año.
Termino diciendo que vale la pena escucharlo, especialmente
si te gusta "Black Country, New Road" y bandas similares.
Video del tema "R&B":
Tracklist:
1."Albatross"3:14 2."The World's Biggest Paving
Slab"3:06 3."Broken Biscuits"4:07 4."I'm Not Crying, You're
Crying"3:48 5."Mastermind Specialism"4:41 6."This Could Be Texas"4:48 7."Not Everybody Gets to Go to
Space"4:01 8."R&B"2:48 9."Nearly Daffodils"3:46 10."The Best Tears of Your Life"3:28 11."You Blister My Paint"3:57 12."Sideboob"4:01 13."Albert
Road"4:40
Ficha (músicos):
Nicholas Eden - bajo (todas las pistas), piano (pista 13)
Lily Fontaine – voz, sintetizador (todas las pistas); piano
(pistas 2, 12, 13)
Douglas Frost: batería, percusión, sintetizador (todas las
pistas); piano (1, 3-13)
Lewis Whiting: guitarra (todas las pistas), percusión
(pistas 1, 3 a 13); programación, sintetizador (7); piano (13)
A veces, la mejor estrategia para comunicar (expresar) una
crítica a los "poderes existentes" y del "pensamiento"
dominante de la sociedad es a través del humor, y si eso se puede combinar con
la música, aún mejor. El grupo americano "DEVO" lo hizo bien, y
quiero destacar en este blog de música uno de sus discos que es particularmente
bueno en hacer todo esto, "Freedom of Choice".
¿Quiénes son la banda DEVO?
Grupo estadounidense de música new wave de Akron, Ohio,
formada en 1973. Su alineación clásica estaba formada por dos grupos de
hermanos, los Mothersbaughs (Mark y Bob) y los Casales (Gerald y Bob), junto
con Alan Myers.
La música y la presentación visual de DEVO (incluidos
espectáculos teatrales y vestuario) tocaron temas kitsch de ciencia ficción, humor
surrealista y comentarios sociales mordazmente satíricos. Sus primeros trabajos
están marcados por el art punk experimental y disonante que fusionaba la música
rock con la electrónica.
Su producción a finales de la década de 1980 abrazó más el
synth-pop y el "mainstream", con un estilo menos conceptual, aunque
el humor satírico y peculiar de la banda permaneció intacto. Su música demostró
ser influyente en los movimientos posteriores, particularmente en los artistas
de rock alternativo, industrial y de new wave.
El disco debut de la banda de 1978 "Q: Are We Not Men?A: We Are Devo!" es mi favorito. Sin embargo, se acerca mucho su tercer
LP, "Freedom of Choice".
ALBUM: Freedom of Choice
Es el tercer trabajo de estudio de la banda estadounidense
de new wave "DEVO" publicado el 14 de mayo de 1980. El álbum contiene
su mayor éxito, "Whip It!", un éxito en las listas de radio, videos y
ventas. Otras canciones también
destacadas son "Girl U Want", "Freedom of Choice" y
"Gates of Steel".
Este LP destaca la transición a un grupo de synth-pop de
pleno derecho, produciendo posiblemente su obra más cohesiva musicalmente. Los
sintetizadores están completamente integrados en el sonido de la banda,
frecuentemente dominan los arreglos y al menos comparten el mismo tiempo con
las guitarras. DEVO recluta al legendario productor de soul y funk, Robert
Margouleff (que se hizo famoso por su trabajo con "Stevie Wonder").
Este fue uno de esos raros álbumes que irrumpieron en el "mainstream"
y atrajeron al mundo del arte. Sin mencionar que empoderó a los
"nerds" de todo el mundo.
Todo se realiza con una precisión fresca y pulida que
refleja la uniformidad estilizada de las imágenes satíricas de la banda; la
disonancia es más tenue que en el pasado, y los ritmos tensos ya no son
discordantes, sino que bloquean a la banda en un flujo rígidamente uniforme.
También encontrarás en este álbum la estética distintiva de
DEVO, caracterizada por sus característicos sombreros de cúpula de energía
rojos y sus imágenes deconstruidas, que sirve como contraparte visual de su
música. Es un recordatorio de que DEVO no es sólo una banda, sino un proyecto
de arte multimedia que desafía las nociones preconcebidas.
Para mí, "Freedom of Choice" ayudó a llevar la
música popular a otro nivel, mostrando que la música electrónica podía
combinarse con las guitarras para producir algo completamente nuevo. Un álbum
atemporal, pegadizo, retorcido y divertido. Dicho de otro modo, es un gran
trabajo de art rock inteligente. DEVO hace ingeniosos intentos de
"devolución" social con interesantes críticas y comentarios sociales.
La mayoría de estas "críticas" pueden haber pasado desapercibidas
para muchos oyentes, como lo hicieron los bufones medievales de la corte que
camuflaban sus agudas observaciones bajo la apariencia del ridículo.
Legado:
El legado de "Freedom of Choice" de DEVO es
multifacético y de gran alcance, y se extiende más allá de su lanzamiento
inicial en 1980 para influir en las generaciones posteriores de músicos,
artistas y movimientos culturales.
Pioneros en el Synth-Pop y la New Wave: "Freedom of
Choice" jugó un papel fundamental en la configuración del sonido del
synth-pop y la música new wave de los años 80. El uso innovador de
sintetizadores y efectos electrónicos por parte de DEVO ayudó a allanar el
camino para bandas como Depeche Mode, New Order y The Human League.
Innovación artística: "Freedom of Choice" mostró
el enfoque intrépido de DEVO hacia la experimentación y la superación de
límites. Al combinar elementos de punk rock, new wave y música electrónica, el
álbum desafió las nociones convencionales de cómo podría sonar la música pop,
allanando el camino para una nueva ola de artistas alternativos y underground.
Comentario social: la letra de "Freedom of
Choice" ofrece comentarios incisivos sobre la cultura del consumo, la
conformidad y los efectos deshumanizadores de la tecnología. Su visión satírica
de los problemas sociales resonó en el público de entonces y continúa resonando
hoy, destacando la perdurable relevancia del álbum.
Estética visual: las imágenes icónicas, como sus sombreros
rojos con forma de cúpula energética y los visuales deconstruidos, son
sinónimos de la identidad de la banda. La estética visual de "Freedom of
Choice" contribuyó al impacto del álbum y ayudó a establecer a DEVO como
pioneros del arte y la performance multimedia.
Disco recomendado
Escucha esto si aún no lo has hecho. Hay que disfrutar y
admirar este álbum, aunque sólo sea por el hecho de que ofrece doce canciones
divertidas, todas ellas realmente fáciles de escuchar.
Luego, una vez experimentado, busca y escucha su disco debut
"Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!", mi favorito personal de DEVO.
Video del tema "Whip It!":
Tracklist
(formato LP original):
Cara A:
1."Girl U Want"2:55 2."It's Not Right"2:20 3."Whip It"2:37 4."Snowball"2:28 5."Ton o' Luv"2:29 6."Freedom of Choice"3:28
Cara B:
1."Gates of Steel"3:26 2."Cold War"2:30 3."Don't You Know"2:14 4."That's Pep!"2:17 5."Mr. B's Ballroom"2:45 6."Planet Earth"2:45
Post dedicada a Bill Callahan, bajo el nombre SMOG. Quiero
recomendar a los melómanos su disco "Knock Knock".
¿Quién era la banda SMOG?
Pioneros de la revolución lo-fi, "Smog" era el
alias del músico Bill Callahan, un cantante y compositor que personificó
claramente los principios y excesos del boom de las grabaciones caseras.
Melancólica, conmovedora y obsesionada consigo misma, la producción de cuatro
pistas de Bill Callahan ofrecía una visión de un mundo insular de alienación y
agitación interior; sus canciones dolorosamente íntimas exhiben recuerdos de la
infancia, relaciones fallidas, fetiches extraños y esperanzas frustradas.
ALBUM: Knock Knock
Es el séptimo álbum de estudio de Bill Callahan, lanzado
bajo su alias "Smog". Fue publicado originalmente en enero de 1999.
"Knock Knock" es quizás el mejor lugar para comenzar cualquier
colección de "Smog". Contiene algunas de las canciones más fuertes de
Bill Callahan y su más amplia variedad de música en un solo álbum: krautrock,
folk-rock, metal y ritmos con coros de niños. La portada del álbum de
"Tiger (Cat) and Lightning" evoca la música: absurda, surrealista,
llamativa y, lo que es más importante, memorable.
Este disco demuestra ser la colección de canciones más
sutiles de Bill Callahan. Uno de los grandes logros del álbum es su tono
optimista. Es un álbum conmovedor en muchos niveles; las canciones no sólo
tienen la intimidad emocional habitual de "Smog", sino que sus
sujetos se alejan de situaciones difíciles y claustrofóbicas hacia la madurez y
la aceptación.
Canciones como "Let 's Move to the Country" y "I
Could Drive Forever" tratan sobre cómo
escapar. A medida que el álbum recorre los espacios emocionales entre
las personas, el propio Callahan parece más alejado de estas canciones; más que
nunca, sus canciones parecen más cuentos que entradas de diario,
particularmente en "River Guard" y en "Sweet Treat". Los
cortes "Cold Blooded Old Times" y la maravillosa "Teenage
Spaceship" capturan la incomodidad de la juventud, mientras que "Left
Only With Love" acepta con calma la partida de un amante.
Musicalmente, es muy folk con un sonido fluido, recuerda a
Lou Reed, pero agrega giros como loops de batería, guitarras eléctricas y, si
un coro de niños. "Hit the Ground Running" combina los tres
elementos, impulsados por guitarras ondulantes y acentuados con cuerdas, con el
coro de niños. Los loops de batería, guitarra y retroalimentación de
"Held" adoptan un enfoque de collage para un sonido de rock clásico;
junto con ""Cold Blooded Old Times" y "No Dancing".
Disco recomendado
Con el paso del tiempo, "Knock Knock" se revela
como quizás el mejor álbum de Smog. Es extraño, desconcertante pero también muy
conmovedor y, además, querrás repetirlo una y otra vez.
Busca este álbum si no estás familiarizado o con "Smog".
Video del
tema "Teenage Spaceship":
Tracklist:
1."Let's Move to the Country"3:05 2."Held"4:02 3."River Guard"6:22 4."No Dancing"3:00 5."Teenage Spaceship"3:58 6."Cold Blooded Old Times"4:14 7."Sweet Treat"2:59 8."Hit the Ground Running"6:56 9."I
Could Drive Forever"5:15 10."Left
Only with Love"2:52
Un post dedicado a una joven banda de Glasgow, STILL HOUSE
PLANTS, y su tercer disco "If I Don't Make It, I Love U". El grupo es
la comidilla del circuito de rock underground británico y ha conquistado a la
crítica.
¿Quiénes son el grupo Still House Plants?
Una banda de Glasgow formada por David Kennedy, Finlay Clark
y Jessica Hickie-Kallenbach. Tocan improvisando con influencias de jazz, math
rock y experimentación. Sin embargo no aplican reglas y puedes encontrar media
docena de otros géneros experimentales. Habiéndose establecido con el brebaje
singular mencionado y combinando la improvisación con voces emotivas y
vertiginosas, "Still House Plants" se ha convertido en un elemento
fijo del underground y en una de las bandas de las que más se habla en el Reino
Unido.
ALBUM: If I
Don't Make It, I Love U
El tercer álbum de estudio de la banda de rock británica
"Still House Plants", publicado el 12 de abril de 2024. El trío,
formado en la Escuela de Arte de Glasgow, está sellando un lugar en el rock
alternativo. Impulsado por el canto de Jessica Hickie-Kallenbach, el trío
británico explora el jazz y los detalles del math-rock. Sin embargo, hay más:
improvisación libre, neo-soul, slowcore, post-rock y hip-hop. Pero se libran de
las comparaciones trabajando con una configuración de voz, batería y guitarra
simple y en su mayoría sin adornos.
"If I Don't Make It, I Love U", es un álbum
singular, probablemente no haya nada igual en este momento. No es una escucha
fácil con su ruido repetitivo - molesto a veces - donde con un poco de
paciencia, poco a poco te agrada. El sonido del álbum está inspirado en la
repetición de la música de club, el R & B, los patrones de percusión del
jazz y el espíritu de invención.
Encuentras sonidos de guitarras, baterías y voces, chocando
entre sí y alrededor de ellas, motas de acordes centelleantes deformándose y
doblándose en tiempo real. El canto de Jessica Hickie-Kallenbach es a la vez
técnico de contralto de jazz e incómodo. El principio más esencial de la
filosofía musical de "Still House Plants" es que ningún miembro
individual tiene un papel designado. Pueden tocar un instrumento específico,
pero no sucumben a las estrategias típicas de composición.
El ruidoso sonido metálico de la guitarra es lo que impulsa
las canciones, y la postproducción desdibuja la línea entre la utilidad de cada
instrumento; hay pasajes en los que la melodía de la guitarra refleja la voz de
Hickie-Kallenbach, como si los dos compartieran un dúo, pero luego asume un
papel de percusión junto con la batería.
En resumen, "If I Don't Make It, I Love U" es un
álbum poderoso y cargado de emociones que muestra la combinación única de
art-rock, improvisación y energía cruda de "Still House Plants". El
título del álbum y la portada reflejan el compromiso de la banda de expresar
sus sentimientos a través de su música, mientras que la producción equilibra el
estilo experimental de la banda con un enfoque más deliberado y caótico. El
resultado es una escucha diversa que seguramente resonará en aquellos que
buscan algo innovador.
Disco recomendado
"If I Don't Make It, I Love U" impresiona con el
sonido de una banda solidificándose y avanzando hacia algo genuinamente suyo.
Un buen trabajo. Sin embargo, no es para todos, el álbum puede cansarte,
adolece de una fuerte tendencia repetitiva que puede ser molesto. Pero es este
ruido hipnótico (fuera de lo cómodo) que revienta el cerebro lo que
eventualmente te conquista.
Resumen, si buscas algo poco convencional, único, innovador,
incómodo pero llamativo y valiente, este es tu álbum y tu nueva banda.
Video del tema "No Sleep Deep Risk":
Tracklist:
1."M M M"5:46 2."Pant"2:29 3."Sticky"4:20 4."More Boy"3:47 5."Probably"3:13 6."3scr3w3"3:47 7."Silver Grit Passes Thru My
Teeth"5:22 8."Headlight"3:42 9."No Sleep Deep Risk"4:13 10."Pushed"3:08 11."More More Faster"6:17
De vez en cuando sale algo que es realmente especial. Los
fans del grupo de avant-pop anglo-francés "Stereolab" estarán de
enhorabuena, ya que el material menos conocido y los cortes especiales del
grupo ya están disponibles en "Switched On Volumes 1-5". Una caja
(box set) de antología que recopila los cinco volúmenes de la serie Stereolab
Switched On.
Esta caja ofrece una inmersión profunda en el material de
"Stereolab". Las pistas han sido meticulosamente remasterizadas,
brindando a los oyentes una nueva perspectiva del viaje musical de la banda. La
colección se presenta en una robusta caja con estampado de bloques de aluminio,
que añade valor y elegancia a la presentación.
ALBUM: Switched On Volumes 1-5
Publicado el 29 de marzo de 2024. Un box-set de antología que compila los cinco volúmenes de
la serie "Stereolab Switched On": 94 temas que no pertenecen a
álbumes y otros números muy buscados. Incluye el LP recopilatorio original "Switched On" lanzado en
1992, "Refried Ectoplasm" [Switched On Volume 2] de 1995,
"Aluminium Tunes" [Switched On Volume 3] de 1998, "Electrically
Possessed" [Switched On Volume 4] de 2021 y "Pulse Of The Early
Brain" [Switched] de 2022. En el volumen 5]. Todas las canciones
han sido remasterizadas a partir de las cintas originales y supervisadas por
Tim Gane.
Por lo tanto, para los fans de "Stereolab", esto
es un sueño hecho realidad: todos los sencillos y rarezas de la banda que
rastrean la evolución de la banda desde sus primeros drone-pop días hasta los
sofisticados sonidos experimentales que produjeron a fines de la década de 2000
están todos en un sitio.
También es una excelente propuesta para comenzar si deseas
conocer "Stereolab". Switched On reúne canciones del período inicial
del grupo, con "Super-Electric" y "Au Grand Jour",
destacando su sonido característico. "Doubt" y "Brittle" se
encuentran entre sus canciones pop más vibrantes, mientras que
"Contact" de ocho minutos es una ventana a canciones épicas que
pronto dominaron. "Refried Ectoplasm", vol. 2 incluye algunas
canciones clave de principios de los 90, como "Lo Boob Oscillator",
"French Disko" y "John Cage Bubblegum".
Video del
tema "Contact":
"Aluminium Tunes", vol. 3 muestra sonidos
innovadores, con influencias de jazz y electrónica. También incluye el EP
"Music for the Amorphous Body Center" de 1995, una obra compuesta
para una instalación del artista visual Charles Long que presagia los
intrincados experimentos que pronto aparecieron en los álbumes posteriores de
Stereolab.
Abarcando lanzamientos de 1999 a 2008, "Electrically
Possessed": vol. 4 cubre casi la mitad de la carrera del grupo, pero capta
el sabor de su época tan completamente como los otros volúmenes de la serie.
Aunque los trabajos que Stereolab reunió en "Pulse of
the Early Brain": vol. 5 no es tan fuerte como los otros volúmenes,
incluye algo de la música más buscada de la banda. El principal de ellos es el
EP "Low Fi" de septiembre de 1992, el primer lanzamiento que presenta
a la vocalista y teclista Mary Hansen y al baterista Andy Ramsay. Ambos dejan
su huella en la canción "Laisser-Faire" cuando la interacción vocal
de Laetitia Sadier y Hansen y los teclados y guitarras borrosos alcanzan su
cresta y chocan sobre la batería de Ramsay. La colaboración de Nurse with Wound
de 1997, "Simple Headphone Mind", es una joya que transforma el
sencillo "The Long Hair of Death" en un motorik eufórico y
psicodélico.
Resumiendo, "Switched On Volumes 1-5" de Stereolab
es un tesoro que ofrece un rico tapiz de sonidos que resaltan la combinación
única de música alternativa e indie de "Stereolab".
Disco recomendado
Dado que "Stereolab" lanzó tanta música, cada
colección de Switched On es una escucha esencial para los fans; tomados en
conjunto en Switched On, Vols. 1-5, hacen una historia alternativa fascinante y
gratificante de la carrera de la banda. Por lo tanto, esta caja es casi
imprescindible para cualquier persona interesada en explorar el panorama
musical diverso e innovador de Stereolab.
Video del tema "Simple Headphone Mind":
Tracklist:
DISK 1
SWITCHED ON
CD01 - 1
Super Electric CD01 - 2
Doubt CD01 - 3 Au
Grand Jour’ CD01 - 4
The Way Will Be Opening CD01 - 5
Brittle CD01 - 6
Contact CD01 - 7 Au
Grand Jour CD01 - 8
High Expectation CD01 - 9
The Light That Will Cease To Fail CD01 - 10
Changer
DISK 2
REFRIED
ECTOPLASM [SWITCHED ON VOLUME 2]
CD02 - 01
Harmonium CD02 - 02
Lo Boob Oscillator CD02 - 03
Mountain CD02 - 04
Revox CD02 - 05
French Disko CD02 - 06
Exploding Head Movie CD02 - 07
Eloge D’eros CD02 - 08
Tone Burst [Country] CD02 - 09
"Animal Or Vegetable [A Wonderful Wooden Reason...]" CD02 - 10
John Cage Bubblegum CD02 - 11
Sadistic CD02 - 12
Farfisa CD02 - 13
Tempter
DISK 3
ALUMINUM
TUNES [SWITCHED ON VOLUME 3] - PART ONE
CD03 - 01
Pop Quiz CD03 - 02
The Extension Trip CD03 - 02
How To Play Your Internal Organs Overnight CD03 - 03
The Brush Descends The Length CD03 - 03 Melochord
Seventy-Five CD03 - 04
Space Moment CD03 - 04
Iron Man CD03 - 05
The Long Hair Of Death CD03 - 05
You Used To Call Me Sadness CD03 - 06
New Orthophony CD03 - 06
Speedy Car CD03 - 07
Golden Atoms CD03 - 07
Ulan Bator CD03 - 08
One Small Step
DISK 4
ALUMINUM
TUNES [SWITCHED ON VOLUME 3] - PART TWO
CD04 - 01
One Note Samba / Surfboard CD04 - 02
Cadriopo CD04 - 03
Klang Tone CD04 - 04
Get Carter - CD04 - 05
1000 Miles An Hour CD04 - 06
Percolations [John Mcentire Remix] CD04 - 07
Seeperbold CD04 - 08 Check
And Double Check CD04 - 09
Munich Madness CD04 - 10
Metronomic Underground [Wagon Christ Mix] CD04 - 11
The Incredible He Woman
DISK 5
ELECTRICALLY
POSSESSED [SWITCHED ON VOLUME 4] - PART ONE
CD05 - 01
Outer Bongolia CD05 - 02
Intervals CD05 - 03
Barock-Plastic CD05 - 04
Nomus Et Phusis CD05 - 05 I
Feel The Air {Of Another Planet} CD05 - 06
Household Names CD05 - 07
Retrograde Mirror Form CD05 - 08
Solar Throw-Away [Original version] CD05 - 09
Pandora's Box Of Worms CD05 - 10
L'exotisme Interieur
DISK 6
ELECTRICALLY
POSSESSED [SWITCHED ON VOLUME 4] - PART TWO
PULSE OF
THE EARLY BRAIN [SWITCHED ON VOLUME 5] - PART ONE
CD07 - 01
Simple Headphone Mind CD07 - 02
Trippin' With The Birds CD07 - 03
Low Fi CD07 - 04
[Varoom!] CD07 - 05
Laisser-Faire CD07 - 06
Elektro [he held the world in his iron grip]
DISK 8
PULSE OF
THE EARLY BRAIN [SWITCHED ON VOLUME 5] - PART TWO
CD08 - 01
Robot Riot CD08 - 02
Spool Of Collusion CD08 - 03
Symbolic Logic Of Now! CD08 - 04
Forensic Itch CD08 - 05
Ronco Symphony [Demo] CD08 - 06
ABC CD08 - 07
Magne-Music CD08 - 08
Blaue Milch CD08 - 09
Yes Sir! I Can Moogie CD08 - 10
Plastic Mile [Original Version] CD08 - 11
Refractions In The Plastic Pulse [Feebate Mix] - Autechre Remix CD08 - 12
Unity Purity Occasional CD08 - 13
The Nth Degrees CD08 - 14 XXXOOO CD08 - 15
Cybele’s Reverie [Live at the Hollywood Bowl]
Aunque el bluesman John Lee Hooker es más recordado como uno
de los gigantes del blues eléctrico, tiene algunos trabajos acústicos
destacados que ofrecen un estilo de blues más crudo, orgánico y en la línea de
folk.
Uno de esos discos es "That 's My Story", obra que
quiero recomendar a los lectores melómanos. Sin embargo, antes de hacerlo, será
útil un breve "repaso" del músico, especialmente para el lector más
joven.
¿Quién era el bluesman John Lee Hooker?
Cantante, compositor y guitarrista de blues estadounidense.
Hijo de un aparcero, saltó a la fama interpretando una adaptación al estilo de
guitarra eléctrica del blues Delta que desarrolló en Detroit. Influenciado por
Blind Lemon Jefferson, Charley Patton y Blind Blake, Hooker también incorporó
otros elementos, incluido el blues parlante y el blues de las colinas del norte
de Mississippi. Desarrolló su sonido único de estilo boogie con ritmo de
conducción, lo que le llevó al lema "rey del boogie sin fin". Sus
ritmos monótonos, hipnóticos y de un solo acorde eran impulsivos, primitivos y
ahora son atemporales.
Algunas de sus canciones más conocidas incluyen "Boogie
Chillen'" (1948), "Crawling King Snake" (1949), "Boom
Boom" (1962) y "One Bourbon, One Scotch, One Beer" (1966). John
Lee Hooker fue incluido en el "Salón de la Fama del Blues" en 1980 y
en el "Salón de la Fama del Rock and Roll" en 1991.
Según la lista de 2015 de los 100 mejores guitarristas de la
revista de música estadounidense "Rolling Stone", Hooker ocupó el
puesto 35.
John Lee Hooker murió el 21 de junio de 2001, y para
entonces su estatura como icono cultural estadounidense estaba firmemente
establecida.
ALBUM: That's My Story
Grabación del músico de blues estadounidense John Lee
Hooker, publicada en 1960 por "Riverside Records". El álbum fue
grabado en una sola sesión el 9 de febrero de 1960 y fue producido por Orrin
Keepnews (conocido también por su trabajo en LPs de jazz) y con la sección
rítmica del grupo del saxofonista "Cannonball Adderley", que incluía
al bajista Sam Jones y al baterista Louis Hayes.
La presencia del productor Orruns Keepnews tiene un impacto
directo sobre este LP. Tenía una visión de country blues acústico para Hooker,
y que "That 's My Story" tendría un enfoque crudo y sencillo; sin
guitarra eléctrica, sin distorsión y sin singles dirigidos a oyentes de rock n
roll.
Desde temas aleccionadores como "Gonna Use My Rod"
hasta el estilo gospel "One of These Days", las actuaciones de Hooker
son de nivel. Como ya se menciona, la mayor parte del tiempo, lo acompañan dos
destacados músicos de jazz, el bajista acústico Sam Jones y el baterista Louis
Hayes, ambos parte del legendario grupo de músicos de jazz "Cannonball
Adderley". Dicho esto, el bluesman no está acompañado por dichos músicos
en algunas canciones, incluida la canción autobiográfica que da título al álbum
y el tema político "Democrat Man".
La forma de tocar la guitarra y la voz de John Lee Hooker se
caracterizan por la repetición y la intensidad, creando un sonido que está
profundamente arraigado en el ritmo. Su estilo es una transposición del
anterior estilo de piano boogie-woogie a la guitarra, creando un tipo de blues
minimalista que a veces resulta hipnótico.
En resumen, "That 's My Story" es una oferta
minimalista y sin grandes sorpresas, relacionada con el "credo de
vida" de John Lee Hooker. Es una representación honesta y realista de las
experiencias del músico de blues, centrándose en su narración personal más que
en las exigencias comerciales.
Disco recomendado
Si bien "That 's My Story" no llega a ser un LP de
esos "esenciales", es un álbum sólido y gratificante. Podría haber
elegido media docena de otros títulos, más eléctricos y más orientados al rock
n roll, pero elegí este para presentar otro aspecto del talento de John Lee
Hooker.
Si eres fans del blues o simplemente un seguidor de la gran
"narración" del blues acústico, esto es genial. Cualquiera que desee
conocer al bluesman encontrará que este es un excelente punto de partida, antes
de lanzarse al material más electrizante.
Video del tema "I Need
Some Money":
Tracklist:
1."I
Need Some Money" – 2:25 2."Come
on and See About Me" – 3:06 3."I'm
Wanderin'" – 5:12 4."Democrat
Man" – 3:27 5."I
Want to Talk About You" – 3:02 6."Gonna
Use My Rod" – 4:20 7."Wednesday
Evenin' Blues" – 3:34 8."No
More Doggin' " – 2:42 9."One
of These Days" – 4:05 10."I
Believe I'll Go Back Home" – 3:42 11."You're
Leavin' Me, Baby" – 3:51 12."That's
My Story" – 4:34
Musicians:
John Lee
Hooker – guitar, vocals
Sam Jones –
bass
Louis Hayes
– drums
Tecnicos:
Orrin Keepnews - producer, Jack Higgins – sound engineer.
El lector veterano seguramente estará familiarizado con mi
siguiente recomendación. Es con los melómanos más jóvenes que quiero llamar su
atención sobre la banda británica "Dr.Feelgood" y su LP debut
"Down by the Jetty". Simplemente
un rock n roll brillante.
ALBUM: Down
by the Jetty
El disco debut de la banda de rock inglesa "Dr.
Feelgood", publicado en enero de 1975. El álbum fue reeditado como un CD
doble en 2006 (masterizado en estéreo)."Down By The Jetty" es una
interpretación casi perfecta de R & B, interpretada por una de las mejores
bandas que jamás haya aparecido sobre un escenario.
Un primer álbum divertido y realmente bueno, grabado en
mono, que luego fue transferido a CD con un sonido limpio, nítido y cercano que
recuerda las texturas sonoras del primer álbum de los Rolling Stones, incluso
cuando se cruzan espadas con el "enemigo" de los Stones y rivales de
la época "The Animals", como muestra una soberbia versión del tema
"Boom Boom" de John Lee Hooker.
Editado en medio de una presencia importante en un panorama
radiofónico competitivo con bandas como Thin Lizzy, Blue Öyster Cult y Kansas,
"Down by the Jetty" era tan refrescante y sencillo como el rock de
"roots" más básico. El canto de Lee Brilleaux no tiene nada que rehuir
a la voz de Eric Burdon y el guitarrista Wilko Johnson podía tocar temas de
Jimmy Reed, Chuck Berry o Bo Diddley con igual (y aparentemente sin esfuerzo)
virtuosismo.
Este disco fue (todavía es) uno de los grandes álbumes de
rock & roll de los 70 (siglo xx). En su formato original 13 canciones: 9
originales, todas escritas por Wilko, y 4 versiones. De los originales, destacan "She Does It
Right", "Roxette", "I Don't Mind", "Twenty Yards
Behind", 2Keep It Out Of Sight" y "All Through The City". Las
versiones revelan el las raíces obvias de la banda como demuestran "Boom
Boom" de John Lee Hooker, "Oyeh" de The Dakotas (durante el
período de Mick Green en la banda), la canción "Cheque Book" del
guitarrista local de Southend Mickey Jupp y un popurrí de "Bonie
Moronie" de Larry Wliiams y "Tequila" de Danny Flores, grabado
en vivo en "Dingwalls" en Camden (Londres) y con la participación de
Brinsley Schwarz y Bob Andrews. Este último fue una muestra de lo que podrían
hacer "Dr. Feelgood" sobre el escenario.
Legado:
Los dioses del rock británico Paul Weller y Bob Geldof han
reconocido la influencia de "Down by the Jetty", al igual que los
grupos de punk estadounidenses Blondie, los Ramones y músico Richard Hell,
quienes conocieron el álbum gracias al baterista de Blondie, Clem Burke.
Disco recomendado
Un fantástico álbum debut de los maestros del
proto-punk/pub-rock que fueron "Dr Feelgood". Encapsula un momento en
el tiempo que todavía suena fresco. Arreglos sencillos, una sección rítmica muy
ajustada, la maravillosa guitarra de Wilko Johnson tomando un doble papel
rítmico principal y Lee Brilleaux cantando poderosamente y tocando el arpa
melodiosa creando un rock n' roll preciso y vanguardista. Sonidos vieja
escuela que todavía está lista para ser
redescubierta por una generación más joven de rockeros. Hazte un favor y
busca este disco.
Video del tema "I Don't Mind":
Tracklist
(original):
1."She
Does It Right" – 3:25 2."Boom
Boom" (John Lee Hooker) – 2:45 3."The
More I Give" – 3:27 4."Roxette"
– 2:58 5."One
Weekend" – 2:17 6."That
Ain't the Way to Behave" – 3:58 7."I
Don't Mind" – 2:37 8."Twenty
Yards Behind" – 2:13 9."Keep
It Out of Sight" – 3:02 10."All
Through the City" – 3:04 11."Cheque
Book" (Mickey Jupp) – 4:08 12."Oyeh!"
(Mick Green) – 2:32 13."Bony
Moronie" / "Tequila" (Larry Williams) / (Danny Flores) – live
recording – 4:50
Dr. Feelgood (Músicos):
Lee Brilleaux - voz principal (1, 3–5, 7, 9–13), guitarra,
armónica, guitarra slide
Wilko Johnson – guitarra, piano, acompañamiento y voz
principal (2, 6, 8)
John B. Sparks - bajo
John Martin, también conocido como "The Big
Figure" - batería
con:
Bob Andrews – órgano (3), saxofón (13)
Brinsley Schwarz – saxofón (13)
Técnico:
Vic Maile - productor
Dave Charles, Kingsley Ward, Pat Moran - ingenieros
Un post dedicado a una banda británica de R & B
fundamental, "The Pretty Things", que nunca tuvo un gran éxito, a
pesar del talento de sobra y una pequeña obra maestra de psicodélica en
"S.F. Sorrow" (1968). Cómo permanecieron desconocidos sigue siendo un
misterio para mí y para muchos.
ALBUM: S. F. Sorrow
El cuarto álbum de la banda de rock inglesa "The Pretty
Things". Publicada en 1968, es conocida como una de las primeras
"rock ópera" jamás estrenada. Una aventura de rock psicodélico que
explora la vida de un personaje, Sebastian y su viaje para aprender a confiar
en las personas y su desilusión final con una partitura pop psicodélica que
capturó adecuadamente el ambiente del "Swinging London" de los años
60 (siglo xx).
Aunque el segundo LP de 1965 titulado "Get The
Picture?" es quizás mejor y más accesible "S. F. Sorrow" por
definición es un clásico perdido. Sonidos alucinantes. Una obra legendaria de
la psicodelia británica, "The Pretty Things" destila perfectamente lo
mejor de todos sus contemporáneos (especialmente "The Beatles") en
esta pieza de primera ópera rock grabada 14 meses antes de "Tommy" de
"The Who". Todavía es un misterio por qué este disco no está en el
cañón de álbumes de escucha obligatoria para los jóvenes y los fans. Sí, su
compañía discográfica "EMI" arruinó el lanzamiento, pero esta no es
la historia completa. EMI simplemente no creía en ellos; el cantante principal,
Phil May, tuvo que diseñar la portada de LP él mismo ya que no se había
designado ningún artista de diseño oficial. ¿Es "The Pretty Things"
la banda más desafortunada y subestimada de todos los tiempos?
Dejando de lado elementos técnicos, qué evolución musical de
"The Pretty Things", su historia temprana en el estudio tiene a la
banda con sus amplificadores a 11, pero durante "S.F. Sorrow" la
música es suave bajada a siete o cuatro, o incluso dos, o sin ningún tipo de
amplificación, y además están haciendo todo tipo de cosas folky aquí que
todavía son lo suficientemente bluesy como para que nunca olvides quiénes son,
en medio de pequeñas y extrañas digresiones sobre la percusión y el coro; voces
armónicas que son espeluznantes, alucinantes, extrañas y encantadoras;
"guitarra sitar" incluidos en el conjunto de instrumentos de cuerda;
y un órgano que se esfuerza por sonar como un Mellotron.
Recordando al lector de nuevo, el álbum cuenta la historia
de "S.F. Sorrow" (Sebastian), una especie de personalidad
desafortunada y de clase trabajadora británica desde la cuna hasta la tumba. La
historia y las canciones son algo pesimistas y un poco confusas, pero la idea
en general es innovadora. Fue la primera vez, y hay algunas buenas ideas y
toques de producción. Es una oferta musical singularmente inquietante, crudo,
poderoso y alucinante, uniendo géneros como la psicodelia, el folk, el blues y
el metal. En muchas maneras se adelantan los tiempos.
De este modo y en general, es un LP verdaderamente
destacable. Grandes canciones, producción valiente, pero sobre todo ambición.
Voy a ser honesto, "The Pretty Things" era una banda de rock promedio
buena. Aún así, el tiempo, el lugar y tal vez las sustancias dieron como
resultado esta pequeña obra maestra. La cara A del LP cuenta la vida de
"S.F Sorrow". La cara B da un giro hacia una profunda estilo
psicodelia. Pero a diferencia de los esfuerzos de sus contemporáneos, la música
aquí es oscura, triste, confusa y amarga.
Personalmente disfruto mucho este LP cuando llego a la cara
B, especialmente con los temas "Trust" y "Old Man Going".
Disco recomendado
Criminalmente subestimado, es rock psicodélico en su máxima
expresión. Pasó a influir en muchas bandas, como The Who, Pink Floyd e incluso
Green Day. Hay que escucharlo.
Y termino, si encuentras esto "muy trippy", busca
su LP de 1965 "Get The Picture?", es igualmente de bueno y, más accesible
antes de que nos dejarán boquiabiertos.
Video del
tema "Trust":
Tracklist
(version LP original):
Cara A:
1."S. F. Sorrow Is Born"3:12 2."Bracelets of Fingers"3:41 3."She Says Good Morning"3:23 4."Private Sorrow"3:51 5."Balloon Burning"3:51 6."Death"3:05
Cara B:
7."Baron Saturday"4:01 8."The Journey"2:46 9."I See You"3:56 10."Well of Destiny"1:46 11."Trust"2:49 12."Old Man Going"3:09 13."Loneliest Person"1:29
The Pretty
Things (músicos):
Phil May -
voz
Dick Taylor - guitarra principal, voz
Wally Waller – bajo, guitarra, voz, instrumentos de viento,
piano
Jon Povey – órgano, sitar, Mellotron, percusión, voz
Skip Alan – batería (en algunas pistas, abandona durante la
grabación)
Twink - batería (en algunas pistas, reemplazó a Alan), voz
Ex-ejecutivo de varias discográficas multinacionales (BMG, EMI, Sony Music, Polygram - Universal Music), veterano de la Industria de la Música y melómano. Misión, compartir conocimientos y explorar con lectores los estilos: Rock, Blues, Punk, Post-Rock, Electrónica, Jazz, Hip Hop...etc. Aquí se recomienda músicos, bandas y discos, álbumes que cambiaron el mundo, fueron influyentes, algunos discos pocos conocidos y otros por descubrir, clásicos y nuevos lanzamientos. Si buscas ampliar tu radar y/o colección de música, quieres descubrir lo desconocido, álbumes u otros estilos de música, has aterrizado bien. Descubre + Música - un universo por escuchar.
Blue Oyster Cult-Curse Of The Hidden Mirror (2001)
-
*Tras tres años de sequía discográfica, en el año 2001 los neoyorkinos Blue
Oyster Cult lanzaron su decimocuarto trabajo, un álbum que precedía a
"Heaven...
La película de la semana: Nosferatu
-
Una nueva versión de Nosferatu: Una sinfonía de terror de F.W. Murnau, que
a su vez adaptó la novela seminal Drácula de Bram Stoker y presentó al
público...
KIM DEAL. "Nobody loves you more" (2024)
-
Está claro que el paso del tiempo es inmisericorde para todos. Lo
importante es como afrontar el paso de los años. Y solo hay dos caminos
(ahora hablam...
1453.- Night Moves - Bob Seger
-
*"Night Moves"** ("Movimientos nocturnos")* fue el single principal del
álbum *"Night Moves" (1976)*, el noveno disco publicado por el cantante y
comp...
AN HOUR OF…..THE CLASH
-
As usual, I’m (kind of) closing the blog down over the festive period.
Every day, weekends and holidays included, up to Monday 6 January 2025, you
will fin...
Man I’m gonna destroy your cover!
-
A generous, Chanukah-worthy passel of demos spanning 1978-80 from one of
the best in the business.
**Please do not reveal artist in comments!**
Hear
L20 - Aged - (Alampo Records-Italy-2009)
-
* 4 great tracks of esoteric noise-ambient on this Cd-Ep by L20! It was
released as limited edition of 97 copies as CD-r and it is not available on
the ...
Budgie - Rarities And Radio Sessions (1972-1981)
-
(U.K 1967-1988, 1995-1996, 1999-2010)
*Budgie* were a hard rock band from Cardiff, Wales formed in 1967.
Originally called Hills Contemporary Grass, their ...
Staff’s Top 50 Albums of 2024: 10-1
-
50-31 | 30-11 | 10-1
10. Alora Crucible – *Oak Lace Apparition*
[image: 10. Alora Crucible - Oak Lace Apparition][Bandcamp] // [Spotify]
Let me be hones...
Bad Idea - Breakout 12" - Red Vinyl
-
[image: Untitled]
Self Released (2024)
I wrote about Bad Idea's full length, Sonic Hellride, last year. This
year, they followed it up with a five song, ...
Así suena lo nuevo de Hamlet, Acto de fe
-
Los veteranos Hamlet están de estreno. *Acto de fe* da el pistoletazo de
salida a *Inmortal*, su nuevo disco que, como ya anunciaron, verá la luz el
7 de f...
Podrophenia - ROMAN JUGG & Stray Tracks
-
November edition of Podrophenia with very special guest Roman Jugg!
Tunes, chat, quizzes and news of a the Stray Tracks competition that could
win yo...
Cultura violenta - Morir temprano (2024)
-
Banda argentina de punk rock fundada en 1999 en Rosario
1. 20 borrachos
2. Morir temprano
3. Sigues
4. La profecía
5. Corazón de perro
6. Consumiendo
7. De...
Bill Nelson Chimera
-
*Bill Nelson Chimera*
*Get It At Discogs*
Originally planned as a mere stopgap release between albums, Chimera turned
out to be a welcome showcase for ...
Críticas 293: Billiam, Chain Cult, Colegio
-
*Billiam: “Animation Cell” (LP, Erse Theke Tonträger)*
Tuvimos hace poco en Madrid el placer de disfrutar del directo de este
jovencito, pero ya
mítico...
Everybody's Number One To Someone
-
Well, I said I'd be back with *something *soon. And how has that turned
out? Have I come up with something that you want?
I hope so. My new blog "Every...
Madchester Rave On Goes Private
-
Today posts are the last one that will be visible online. From tomorrow
this blog goes private which means that you will need invitation to visit
t...
Cuando Ozzy Osbourne conoció al actor Oliver Reed
-
El actor Oliver Reed llevó una vida plena de excesos, cual estrella del
rock de los 70. Y es que este genial actor, además de ser adicto a las
emociones fu...
Goons! – Crime Spree (Hi-Tide Recordings Ep)
-
Encontrarse con unos matones no es algo cotidiano y puede que sea por puta
casualidad que es lo que me pasó a mi con estos tipos. Entre la avalancha
di...
GAZNEVADA - Gaznevada
-
La première production de Gaznevada en 1979. Line-up: Andy Droid
(saxophone,vocals), Sandy Banana (vocals), Robert Squibb (guitar, bass),
Nico Gamma (ke...
Discos para una república invisible XXVI
-
Siempre pensé que la portada de *Flyin' Shoes*, aquel verso perdido en la
discografía de los setenta de Townes Van Zandt, era un homenaje velado al
segun...
Lanzamiento: JEFF LYNNE'S ELO From Out of Nowhere
-
Nuevo disco de la Electric Light Orchestra bajo el nombre Jeff Lynne's ELO,
donde el susodicho líder histórico vuelve a ser encargado y responsable de
...
Blog de Música: Diez álbumes que tienes que escuchar | Ten albums you need to listen
Selección de los mejores discos de la historia
Palabras de genio - Genuis quotes: Blog de Música
"Me gusta el silencio. Me llevo muy bien con el silencio, ya sabes. No tengo ningún problema con eso. Es solo silencio, ya sabes. Así que es bueno si vas a entrar, solo trata de tener una razón para hacerlo" - Mark Hollis
Blog de Música Blues - un universo por escuchar
"El blues es un escalofrío de dolor bajo" - Robert Johnson
Blog de Música Jazz - un universo por escuchar
"No toques lo que hay, toca lo que no hay" - Miles Davis
Blog de música rock - un universo por escuchar
"Si intentaras darle otro nombre al rock and roll, podrías llamarlo 'Chuck Berry' " - John Lennon
Blog de Punk y Garage Rock - un universo por escuchar
"El me resucito" - Iggy Pop sobre David Bowie
Blog de World Music - un universo por escuchar
"Algo bueno de la música, cuando te golpea no sientes dolor" - Trenchtown Rock - Bob Marley
Melómanos | Readers Top 15 Worldwide
Descubre + Compasión
La ONG española dedicada transformar en alivio el sufrimiento de las personas en los hospitales a través de la música en directo